任何分类的设计师都需要有一定的美术基础,甚至也要有一定的手绘能力。我们在用电脑设计图形的时候其实也在潜移默化地在使用我们储存在大脑中的美术知识和审美,即使再先进的人工智能,也不能代替设计师的审美和美术知识。说到底软件仅仅是工具而已。要想提高你图形的审美和设计感,那么就需要补一下美术基础的课了。互联网视觉设计中手绘在互联网设计中占的比重也在逐渐增多。对于我们UI设计师来说手绘也成为一个绕不过去的技能,但是不要紧张:我们不需要成为手绘大神或者插画师,只需要掌握一定的美术知识再加练习即可。那么如果我们掌握了美术知识并可以画出还可以的画,对我们会有什么好处呢?推荐阅读:设计师的你认为手绘真的要学吗?
美术在草稿中的优势
在作品创作的初期,草稿对我们构思起了很关键的作用。比如在APP项目、运营图、图标绘制以及一些图形化的设计中,首先很多设计师会打开电脑直接开始作图,然后就陷入了对工具选择的困惑中:我是该用钢笔工具勾形状呢还是用画笔工具呢。不要纠结这些,你只要拿出纸笔,手绘出脑海中思考的图形就好了。等草图完成后,再打开电脑完善这个作品。
美术在提案中的优势
在提案之前通过手绘将自己的想法画出来,和上司或者客户讲解自己的提案方向,这种方法会避免上司对电脑图形设计细节的不满意,毕竟我们还没时间完成细节。如配图中的一个图标,从最初提案到最终定稿,中间经历20多版的手绘稿件,如果每次提案都是以PS输出效果提交,在电脑绘制中要考虑的色彩细节会更多,同时也会浪费大量的时间。
美术在原型图中的优势
开始视觉设计前,原型图的沟通可以节省双方很多时间。用软件设计出的原型图有些抽象,会让大家不了解具体内容搭配下的情况。而手绘的原型图可以帮助我们有更多的思考。不仅可以用于沟通方案,还可以后期包装展示时放入,让自己的作品区别于他人。
美术在实际项目中的优势
越来越多的视觉稿都将手绘插画运用在当中,增加视觉冲击感,给用户带来全新的体验。比如H5、网页、APP等项目,“walk up”APP更是运用了大量的插画表现。然而我们浏览某些设计的时候,总会看到并吐槽一些用到烂大街的素材,到了自己工作的时候依然会选择那些素材。再精致的素材有时候不如一些手绘原创的图形,手绘的图形插画能减少素材感,给用户耳目一新的视觉展现。尤其是现在闪屏、弹窗、运营图,手绘图表现形式已经是常态化,它们可能没有很精细,没有很美观,但是很独特、很有氛围感、很吸引眼球。如果你总是运用素材,不如尝试一下自己手绘原创一个图形,这样它的分量与价值会更大。在你尝试手绘之前,让我们先具体了解绘画的一些原理再开始动手吧。
三大基本关系
首先我们要了解的是在美术里最重要的三个主要关系,他们是:结构关系、素描关系、色彩关系。这三个关系简单来说就是,结构关系是物体的透视关系(也就是近大远小的空间关系)、和物体的基本结构(可以把一个复杂的物体拆解成基本的圆形、三角形、正方形、长方形等简单容易描绘的结构)等,结构关系是我们如何理解形体的基础。素描关系主要是研究光影的关系,一个物体在光源下肯定会产生如黑白灰等不同的明暗变化就是素描关系了。素描关系中最重要的就是三大面和五大调,我们下面会详细讲。色彩关系则是要研究不同的色彩互相融合产生的影响,比如邻近色、互补色、邻近色等,两个物体的颜色不一样也会产生环境色、固有色等。所以我们为了用手绘或者电脑绘图来描绘物体时,可以从这三个关系中来审视对象,就会描绘地更加准确了。
结构关系
透视
在结构关系中最重要的知识点就是透视了。透视是绘画理论术语,“透视”(perspective)来源于拉丁文“perspclre”(看透),是一种在平面绘画物体的空间关系的方法。物体由于近大远小的空间关系所以在我们观察者视角就出现了变化,这种变化和空间位置正相关。能够准确描绘出近大远小就能暗示出空间关系了。所以透视是画准结构的必要前提。
灭点
灭点指的是立体图形各条边的延伸所产生的相交点。透视点的消失点。灭点透视中,两条或多条代表平行线线条向远处地平线伸展直至相交的一点。平行的线能在灭点上推进而聚合的原则同样是以肉眼观察到的现象为依据的。
第一种透视:平视
一个物体如果是正面或者没有近大远小的关系,那么该物体横竖对齐即可。
我自己的理解就是,看一个物体,正面去看就是没有透视。和你的的视线是平行的,没有任何的偏离。
第二种透视:一点透视
一点透视:透视来源于一个点,形状的变化与该点的距离相关。一点透视可以理解为在一个空间内多个物体产生的近大远小的关系。
第三种透视:两点透视
两点透视:通过两个灭点建立透视。就像我们站在一个比较庞大物体的面前,这个物体的两侧都会产生近大远小的关系。把近大远小的线延伸,它们会相较于视平线上的两个灭点。这就叫两点透视了。
第四种透视:三点透视
三点透视:通过两个灭点和延长线进行辅助。一个高于观察者的物体除了产生两点透视之外也会在其顶部产生另一个灭点,三个灭点都存在,我们称之为三点透视。
练习方法:结构素描
结构素描,又称“形体素描”。这种素描的特点是以线条为主要表现手段,不施明暗,没有光影变化,而强调突出物象的结构特征。以理解和表达物体自身的结构本质为目的,结构素描的观察常和测量与推理结合起来,透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中,而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性,可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。大家可以尝试在纸上绘制主要表现结构的结构素描作为练习。结构素描对于美术基础不好的同学也可以适用。只要用尺子和圆规等工具搭配合适的自动铅即可上手。
素描关系
三大面:黑白灰
有的时候设计师经常会说黑白灰关系,黑白灰关系就是我们要介绍的“三大面”。三大面就是受光程度不同产生的:光打得多就是受光面,光打得少就是侧光面,光由折射或者完全遮住就是背光面了。这么说比较容易理解:就好比是我们的地球,热带地区就是受光面,温带地区就是侧光面,北极南极就是背光面。这与光源的距离和位置有关,越朝向和接近光源越亮。立体形状在光源的照射下都有黑白灰三个面,您可以观察分析一下身边的事物。
五大调:亮面、灰面、明暗交界线、反光、投影
五大调同样是分析光影问题的,通过描绘光影我们可以塑造立体感。五大调是三大面的细分,三大面五大调是我们每位设计师都需要记牢印在心里的,在绘制一些拟物造型或者专题的时候,为了塑造更逼真的感觉,我们必须检查自己的造型有没有三大面五大调。
亮面:受光物体最亮的部分,表现的是物体直接反射光源的部分。
灰面:高光与明暗交界线之间的区域。
明暗交界线:区分亮部与暗部的区域,是物体的结构转折处。明暗交界线不是一条真实的线,但是这个区域一般会决定亮面灰面的势力范围,也跟随者形体来走。所以非常重要。
反光:物体的背光部分受其他物体或物体所处环境的反射光影响的部分。
投影:物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影。
练习方法:黑白素描练习
黑白素描的练习就是我们用铅笔来描绘对象物体的明暗变化。这种素描相较结构素描来说比较难,需要练习上“调子”。调子就是用铅笔排线而产生的明暗,需要一定地技巧。
色彩关系
三原色 三原色是指色彩中不能再分解的三种基本颜色。相互混合可以产生出所有的颜色。黑白灰属于无彩色。色彩三原色是红、黄、蓝。红+黄=橙,黄+蓝=绿,红+蓝=紫。屏幕三原色为红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)。也叫色光三原色是加色模式,相加混合为白色。但是RGB依赖于电脑屏幕,不同的电脑由于对色彩值的检测的重现都不一样,所以存在色差。我们家里的彩色电视屏幕就是由这红、绿、蓝三种颜色的小点组成,将这三种颜色按不同比例混合,就可以有千变万化的色彩。
印刷三原色为青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)。是减色模式,混合为深灰色,并不能产生黑,所以在印刷时加上黑色油墨,才能产生纯正的黑,就是CMYK颜色模式。
色彩三属性
色相:色相就是颜色的样子。就像人的脸一样,都是独一无二的。也就是色彩的相貌,冷色暖色中性色,是色彩最突出的特点,简单来说,他决定“是什么颜色”。光谱上的红、绿、蓝等就是不同色彩的色相、黑色为没有色相的中性色。色相在人眼中的不同是光的波长的长短不同所造成的。红色的波长最长,紫色的波长最短。把红、橙、黄、绿、蓝、紫六种颜色和处在它们各自之间的红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫这六种中间色作为12色相环。能够使人清楚明了的使人看出色彩平衡和冷暖色、对比色等。由12色相环也可以衍生出更多的色相环。
亮度:亮度,我的理解是,亮的反义词就是暗,那说明是与颜色的明暗程度有关。色彩的明亮程度,简单来说,就是颜色的从黑到白的变化。亮度最低时是黑色,亮度最高时是白色。颜色的深浅的不同程度,与光波的幅度有关,也取决于环境中反射光有多强。亮度高的色彩给人清新、明快的感觉,让人联想到蓝天白云和青春。明度低的色彩给人沉重、稳定、坚硬的感觉,让人联想到石头和钢铁。
饱和度:饱和度,饱和度从字面上的意思来理解,是比较饱和,太饱和可能就会很刺眼。就是与明度有关了。色彩纯粹度,是色彩的纯净程度鲜艳程度,饱和度越低,颜色的色相就越不明显,也与光波的幅度有关,饱和度低的颜色给人一种很灰,不明亮的感觉,饱和度为0的颜色为无彩色,就是黑白灰。在一张图中,饱和度高的地方给人的感觉很靠近,饱和度低的地方给人的感觉很远。高饱和度和低饱和度的色彩都给人坚硬的感觉。
色彩关系
互补色:红+绿+蓝=白色,在色环上相隔180度,是对比最强的色组,在三原色中,这两种相隔180度的色光等量相加会得到白色。经典互补色有黄色和紫色(例如科比的球衣)、黄色和蓝色、红色和绿色。互补色在视觉上给人非常大的冲击力,所以在使用上常给人潮流、刺激、兴奋的感觉。
对比色:指在色环上相距120度到180 度之间的两种颜色。也是两种可以明显区分的色彩,包括颜色三要素的对比、冷暖对比、彩色和消色的对比等等。对比色能使色彩效果表现明显,形式多样,极赋表现力。互补色一定是对比色,但是对比色就不一定是互补色。因为对比色的范围更大,包括的要素更多,例如冷暖对比,明度对比,纯度对比等。
邻近色:相互接近的颜色在色环上的距离相距90度,或者相隔五六个数位的两色。色相相近。冷暖性质相近,传递的情感也较为相似。例如红色、黄色和橙色就是一组临近色。邻近色表现的情感多为温和稳定,没有太大的视觉冲击。
同类色:色相性质相同,但色度有深浅之分(在色环上相距15度以内的颜色)
固有色、光源色、环境色
了解完基本的色彩知识,我们来简单讲讲色彩和光源的关系。如果想描绘好对象的色彩,那我们必须了解对象的固有色、光源色、环境色以及它们之间的关系和变化。
固有色 最简单的理解是物体本身的颜色。物体的固有色并不存在,在绘画过程为了观察方便我们常引用 “固有色”这个概念。固有色是指在光源条件下物体占主导地位的色彩,比如红色的罐子、绿色的植物等。
光源色 一切物体只有光源的点亮下才能观察到它的色彩。光源有自然光源(太阳、天光)和人造光源(灯),这些光源都各自具有不同的颜色。太阳光是白的暖色光,月光是偏青的冷色光,阴天更多的是蓝灰色的天光、普通灯光是偏黄色的暖色光。光源的颜色对物体的颜色影响很大,红色的光源下的蓝色物体您觉得会是什么颜色呢?
环境色 物体周围环境的颜色就是环境色。环境色对物体的影响非常大,比如在一个红色背景下的白色石膏方块,由于光源打到红色背景下也会“染”到白色石膏方块身上,产生一种淡红色的色彩。所以我们在电脑作图的时候也要想象环境色的影响。
练习方法:三大构成
三大构成指的是:平面构成、色彩构成、立体构成。三大构成起源于包豪斯学院,一所在设计历史上非常重要的学术机构。三大构成是美术知识过渡到设计领域最重要的一个转折。我们掌握了美术知识并练习了一定的程度后,就可以开始三大构成练习了。具体来说:
平面构成:什么是画面最小的单位?点、线、面。如果我们从无到有需要构建一个画面而不知所措时,可以尝试用点、线、面来开始。同时也可以尝试用点、线、面来做命题进行设计练习,这都是大多数高等院校对设计专业进行的最有效的训练。
色彩构成:根据我们上文学到的色彩知识:色彩原理、邻近色、对比色、互补色、环境色、固有色等,融入这些知识到一个练习之中:比如用紫色和黄色创作一个对比强烈的画面。这就是色彩构成的练习方法了。
立体构成:通过对比、重复肌理、骨骼等三维空间物体,完成一组设计练习。通常UI设计是二维平面的图形设计,立体构成练习可以相对减弱。但是如果您对立体构成比较感兴趣,可以查找相关资料了解。
色彩心理学
色彩心理学是美术知识学习中非常重要的一部分,它所研究的是色彩通过对人的视觉上的刺激,而引发的人的情感和感官上的变化。通过对色彩的经验积累而变成的对色彩的心理上的逾期感受。在生活中,色彩心理学对人们对颜色的认知有很大的影响。而在生活我们常用“亮不亮”、“艳不艳”、“淡红”、“苹果绿”来形容。如果开一家快餐店,你会用什么颜色作为品牌的主色?为什么交通灯用红色表示停止通行而不是绿色呢?这都是色彩心理学的相关知识。这并不是说色彩本身就具有这些含义和情感,而是我们社会和人为的认知,是关于社会、生活,运用好色彩心理学可以带给用户极佳的视觉体验,影响用户的内心情感和思维,引导用户的感知和行为,并且促进我们自身的发展。
黑色:黑色是一种代表品质、权威、稳重、时尚的色彩,同时也含有冷漠、悲伤、防御的消极情感。它是所有色彩中最有力量的,能很快吸引用户的注意力。黑色吸收所有光线而且没有反射,可以说是没有任何光进入视觉,它和白色相反。当你不想引人注目或想专心处理事情时常用。黑色作为一种无彩色,能让和它配合的其他色彩看起来更亮。所以在界面设计中,黑色常与其他色彩搭配,使产品颜色更加亮丽和时尚。即使是和暗色系的色彩相搭配也会很好看。黑+红很引人注目,黑+黄活力突出有亮点。黑色也有神秘、科技、稳重的色彩情感,很多科技产品都会使用黑色,或用黑色作为背景色。是一种永远流行的主要色彩。
白色:白色是所有可见光进入视觉,包含了光谱中的所有色光的颜色,常被认为“无色”。白色的明度是最高的,并且它没有色相。在RGB颜色模式中,红绿蓝混合得到白色。白色传递一种简单、纯真、高雅、精致、信任、开放、干净、畅快、朴素的情感。单一使用白色不会引起任何情感,但是当与其他颜色配合使用时,白色能很好的衬托,大量的留白让其他元素脱颖而出。在界面设计中,作为无彩色的白色,常用于背景色,缓和各种颜色的冲突,以衬托其他色彩,提高画面明度,提高文字可读性。黑色和白色是极端对立的两色,但是黑白搭配总是非常完美,永远都不过时。
灰色:灰色是一种代表睿智、老实、执着、严肃、压抑的色彩。色介于黑色和白色之间,也属于无彩色,没有色相也没有纯度,只有明度的变换。使用灰色很少会犯严重的错误,它和任何颜色都能很好的搭配,也常常用于背景色或用于突出其他彩色。在画面中,很少出现纯黑,基本都是用深灰色来代替黑色,也可以用浅灰色来代替白色。灰色不像黑色那么坚硬刺眼,他更有弹性,它比黑色更有深层次的力量。在RGB模式下,红绿蓝三色数值相等为中性灰,R=G=B=128为绝对中性灰。中性灰图层常用于商业修图,人像精修中调整皮肤质感。
红色:传递喜庆、自信、斗志、权威、性感的情感。红色是最能刺激人视觉的一种颜色,甚至能引起一些生理反应,例如心跳呼吸加快等。容易鼓舞勇气,引起人们的感情波动,引发冲动消费,所以在快餐、电商行业的品牌多使用红色,为的就是发冲动,引人消费。例如麦当劳、京东、小红书。红色的色感温暖,性格刚强儿外向,同时也容易造成人的视觉疲劳。也是中国备受喜爱被广泛运用的一种传统色彩,代表吉祥、团圆喜庆。同时红色也代表了警示、告诫。所以在界面设计中常用红色的文字和按钮来警示用户慎重操作。
绿色:是自然界中最常见的颜色,代表生命力、青春、希望、宁静、和平、舒适、安全的情感。绿色是黄色+青色,是冷暖色之间的过渡,他可以是偏向黄色的温暖的黄绿色,也可以是偏向高冷的青色的蓝绿色。所以他很灵活,可以和各种颜色搭配不同产生的感觉,起到平衡和协调的作用。在生活中被广泛运用,例如交通灯和安全出口的颜色。不过绿色的饱和度要好好控制运用,因为高饱和的绿色让人兴奋,让人注意,所以交通灯中绿色代表可以通行。
蓝色:是三原色中的一种,代表永恒、灵性、清新、自由、放松、舒适、宁静、商务。在国外的APP中,蓝色最常用。几乎没有人对蓝色反感,蓝色是天的颜色,是海的颜色。深蓝色常常给其他性格活跃极赋表现力的色彩提供一个深远、平静的平台,给人强大而可靠的感觉。被淡化后依然有很强的个性,给人清爽、自由的感觉,这种感觉还能转化为一种信任,吸引人们使用。及时在蓝色中加入少量的其他颜色,也不会对蓝色的性格有多大的影响。可以让人的内心感到平和,有助于人的头脑变得冷静。
紫色:紫色是一种代表优雅、浪漫、高贵、时尚、神秘、梦幻、灵性、创造性的颜色。是孩子和有创造力的人十分喜欢的颜色。红+蓝=紫,在色盘上位于红色和蓝色之间,是冷暖色的交汇。紫色的明度在所有有彩色的颜色中是最低的。与不同的颜色结合会展现厨不同的风格特色。紫+粉常用于女性化的产品调性,黄色是紫色的对比色。紫+黑略显沉闷,压抑。紫+白,可以使紫色沉闷的性格消失,变得充满女性的魅力。
黄色 :黄色是一种代表阳光、青春、活力、时尚、尊贵、年轻轻快、辉煌、希望的颜色。红色+绿色课产生黄色。黄和蓝是互补色。是四个心理学基色之一。黄色的明度极高,极为显眼,尽管在警示效果上没有红色那么明显和强烈,但是还是能给人很醒目和危险的感觉。同时因为过于明亮,也是一种非常难以运用的颜色,性格不稳定常有偏差,和别的颜色配合使用易失去本来的性格。黄+白看起来很刺眼,但是黄+黑很有亮点。例如ofo小黄车和站酷都是黄+黑的组合。黄+蓝也很流行,它可以唤醒蓝色的沉静,造成一个高对比度的视觉冲击。在中国古代黄色也有特殊含义,代表着尊贵和权威。明度较低的黄色会显得很脏。
极简设计史
做为UI设计师,我们必须要了解一些基本的设计历史和美术知识,才能对我们的工作有一个全面的认识。为了补充非专业朋友的美术知识和设计历史知识,我写了这个短篇。我们先来聊聊设计历史吧!设计史是一个内容非常丰富、知识点复杂的庞大体系。没有投入足够的时间很难学习明白。所以一般人没有太大兴趣去阅读这么长的文章,可是在我们的设计之中往往需要我们明白一些设计风格和设计历史背景。为了解决这件事,我用最简短的方式简洁地介绍设计历史中几个必须了解的阶段,希望能够让大家对设计的历史有大概的了解。
设计的工匠时期(Craftsmanship Times)
设计分为很多门类、建筑设计、广告设计、字体设计等,究其历史相当久远。我国的设计可以追溯到公元前221年的秦朝。而在遥远的十九世纪的欧洲,设计并不是阳春白雪与赏心悦目,而是真实的生产力与皇家用来炫耀权势的摆设。就让我们把人类史上工业革命之前的设计统称为工匠时期好了。因为这个时期设计师更接近于能工巧匠。在欧洲,设计在慢慢地走向了更繁琐、更花哨的设计风格。这是由于法国王朝浮夸的要求而来的。法国王朝炫耀自己权势,贪图奢华,诞生了巴洛克风格(Baroque)和洛可可风格(Rococo)这样的复杂风格。没错,有的时候现在我们还能偶尔在土豪的家中找到一点巴洛克和洛可可设计风格的影子,我们也有时会设计一些婚纱摄影类网站和公司网站也比较接近这种富丽堂皇的风格。
巴洛克(Baroque),是一种代表欧洲文化的典型艺术风格。最早来源于葡萄牙语(BARROCO)“不圆的珍珠”,最初特指形状怪异的珍珠。在法语中,“Baroque”成为形容词,有“俗丽凌乱”的意思。作为一种艺术风格,巴洛克最早是在16世纪下半叶在意大利发起的,在17 世纪的欧洲普遍盛行,艺术批评家认为巴洛克是一种堕落瓦解的艺术。
洛可可风格是指18世纪的欧洲,特别是在法国路易十五时期的一种设计风格。路易十五执政后期,宫廷生活糜烂,追求复杂和奢华的生活。更是对这种洛可可风格喜爱有加。洛可可风格的特点就是妩媚和矫揉造作。主要代表人物有华托(Jean Antoine Watteau,1684-1721)、布歇(Francois Boucher,1703-1770)和弗拉戈纳尔(Jean Honorè Fragonard,1732-1806)等。
工艺美术运动(The Arts & Crafts Movement)
18世纪下半叶到19世纪上半叶,工业革命在英国开展,伦敦世界博览会上的新鲜技术让当时的人们大开眼界。于是开办了工厂,产生了资本家和工人阶级...但是我们今天讲的主要是设计,那么设计产生了什么改变呢?就是当年的机器生产做不出来巴洛克和洛可可风格。于是产品设计变得很粗糙和LOW,那么艺术家们和设计师们就只能把目光放回以前了。产生了一次“设计还是以前好”的运动,就被叫做工艺美术运动了。工业美术运动中重新重视起了很多例如哥特等风格,并且崇尚手工工艺反对机械生产的产品设计。
哥特(Goth)最早是中世纪时期(公元5-15世纪)的艺术风格,以恐怖、超自然、死亡、颓废、巫术、古堡、深渊、黑夜、诅咒、吸血鬼等为元素。哥特式风格用黑暗、恐惧、孤独、绝望的艺术主题。哥特原指哥特人。还有一种说法是Gothic源于德语Gotik ,词源是Gott音译“哥特”(意为“上帝”),因此哥特式也可以理解为“接近上帝的”的意思。哥特广泛地运用在当时的建筑、服装、产品设计上,是一种现在看来稍显非主流的形式。
德意志工业同盟(Deutscher Werkbund)
给设计一点时间,设计就会还你一个惊喜。在工艺美术运动和新艺术运动之后,在当时工业革命最领先的德意志,设计师们成立了德意志工业同盟。这时因为工业发展产生出来了一种对繁复和装饰过度的厌恶情绪,当然也是因为当时的机器生产很可能无法把巴洛克和洛可可设计风格演绎的很好。于是以彼得贝伦斯(Peter Behrens)为代表的德国设计师们开始设计了一大批简洁风格的作品。这些作品的审美到今天都影响着我们,你现在肯定更加喜欢宜家、无印良品的简洁设计,而你在家里会发现自己爸爸妈妈总会给电视遥控器套一个洛可可巴洛克风格的套子。而你的审美已经是工业革命之后德意志工业同盟时期就改造好的了。
包豪斯(Bauhaus,1919/4/1—1933/7)
1919年的四月一号,在德国魏玛成立了一所专科学院。这所学院也没有持续很久,就爆发了世界大战。于是这所学校就解散了。本来在历史上是一件非常小的事,可是这所学校的光辉一直照亮了人类设计史。它就是包豪斯。包豪斯的三个精神对今天的界面设计都有影响:第一,设计是艺术与技术的统一。第二,设计的目的是人,而不是产品本身。第三,设计必须遵守自然法则。这不就是以用户为中心的设计思想吗?包豪斯在互联网还没有出现之前就有这样的原则。在解散后,包豪斯出来的一大批教师和学生逃到了美国、英国等地,为世界设计的发展做出了极大的贡献。比如蒙德里安就是包豪斯建筑学院的老师。
现代主义设计(Modernism Design)
受包豪斯的影响,在一战战后诞生了现代主义设计。二战后也出现了后现代主义设计。但是无论怎样,现代主义设计就是我们目前的设计风格的基石。我们喜欢的苹果电脑、苹果手机、SONY、都是现代主义设计风格。这个时期诞生了很多大家,比如柯布西耶(Le Corbusier),密斯凡德罗(Ludwig Mies Van der Rohe),迪特兰姆斯(Dieter Rams),菲利普斯塔克(Philippe Starck)等。
其他现代风格
虽然我们的时代没有大规模的设计风格变迁了,但是在现代主义之后还出现了后现代风格、解构主义等不同的风格,这些风格与之前历史上的风格交融汇聚,诞生了一个多元化的时代。加上互联网和移动互联网的诞生,设计艺术的风格空前多元化了。
拟物风格realism
拟物风格更多的方面是在智能手机流行后才逐渐兴起的。当时手机的图标和界面为了让大众更容易接受一块黑镜上的按钮可以点,往往设计成皮子的质感或者玻璃的质感。这样可以更好地让大家理解这里是可以点击的。拟物风格流行了很长时间,直到大家完全适应了屏幕化的人机交互形式,才觉得这种模拟真实世界的设计有些“多余”和“充满噪音”。但拟物仍然是目前UI设计中不可或缺的一个重要风格。
扁平设计风格realism
扁平风格相较拟物风格来说,强调简洁和克制。不允许设计师使用大量的材质和质感,而是用形状和色彩来表达。最初的扁平化要求更为苛刻,只允许纯色和形状。但是由于用户无法接受,后来扁平化的风格演化成了带有一定阴影和渐变的风格。有些人说是微拟物或者微扁平,都可以。其实就是在信息传递上的噪音和表达情感之中取一个中间值。
波普艺术Pop Art
波普艺术来源于商业美术,特点是将大众文化的一些细节,比如一些名人或者麦当劳爷爷等进行放大和复制。波普艺术于20世纪50年代后期在纽约发展起来,60年代中期,波普艺术代替了抽象表现主义而成为主流的前卫艺术。在日常设计中的运营设计我们也常常见到波普艺术的身影。
蒸汽波艺术Vaporwave
蒸汽波普是蒸汽和波普的混合,起源于音乐,并在音频中发扬光大,那它究竟是一种怎样的音乐风格呢?蒸汽波(Vaporwave),vapor是蒸汽的意思,加上浪的wave组成了一个充满复古强调、妖艳配色的风格。这种风格给人一种复古的潮流感。蒸汽波在中国互联网设计圈很火也很著名,也很受用户喜欢。
赛博朋克风 Cyberpunk
赛博朋克(cyberpunk,生化人cybernetics、朋克punk的结合词),是科幻小说的一种风格。现在赛博朋克的情节通常围绕黑客、人工智能及大型企业之间的矛盾开始,背景设在不远的将来的反乌托邦地球。赛博朋克的主题往往是克隆人、生化人等有自我意识以后与人类相同的一些颓废和迷幻的感受。我国的香港和成都的一些建筑因为地貌的原因往往体现出一种后现代的科幻感。很多电影也会来这些城市采风,设计自己的赛博朋克风格。
蒸汽朋克风 Steampunk
蒸汽朋克是一个合成词,由蒸汽steam和朋克punk两个词组成。蒸汽自然是代表了以蒸汽机作为动力的大型机械、朋克则是一种边缘文化,蒸汽朋克的作品往往依靠某种假设的新技术,如通过新能源、新机械、新材料、新交通工具等方式,展现一个平行于19世纪西方世界的架空世界观,努力营造它的虚构和怀旧等特点。蒸汽朋克风格略带颓废和黑暗的感受,有些接近刚才介绍过的哥特风格。
孟菲斯设计风格 Memphis Style
孟菲斯(Memphis style),是1981年由意大利设计师Ettore Sottsass为首集结组成的设计师团体,被称为“孟菲斯集团”。孟菲斯的设计风格颠覆了传统设计观念,将对立的不同元素通进行拼接和碰撞,使用明快的色彩和怪诞的元素去表达其极具风格的文化内涵。孟菲斯风格在色彩上打破配色规律,用一些纯度高,颜色亮的色调,尤其是粉红、粉绿等鲜艳的色彩,再加上多样的图形与线条组成设计。孟菲斯设计可以尝试用在互联网运营图中。
设计风格的现状
我们生活的时代是一个艺术繁荣、设计多样的时代。以现代设计为主的品牌例如:无印良品、宜家等已经成为我们生活的必需品了,加之很多不同风格诸如洛可可和巴洛克、哥特等风格的产品,组成了我们生活审美。我们在做设计时甲方或者产品经理总是在提“高端、大气、上档次”,实际上可能是在描绘现代主义设计;“奢华”可能是巴洛克和洛可可的复杂风格。所以下次在他们提设计需求时,不妨和他们讲解一下设计的不同风格和历史,会有需求方更好地表达出他们想说的语言。美术知识和设计历史非常有意思,希望通过以上的介绍让大家对这两个设计师必须掌握的知识体系产生研究的兴趣。但是知识终归代替不了练习,如果您希望学习手绘,还是得拿来纸和笔去练习。希望大家喜欢这篇文章
免责声明:
来源:Ps平面设计课堂
以上内容并不代表本刊赞同文章中的观点,行为,对相关资料的真实性以及所产生的任何问题概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。
长按识别二维码关注